Usuari:Andiport/contrapunt millora article

L’art del contrapunt és la tècnica de composició que permet combinar línies musicals simultànies. Com que aquest factor es pot trobar a gairebé tota la música, es pot dir que, en major o menor grau, gairebé tota la música és contrapuntística.[1] Durant la història de la música occidental, aquesta tècnica s'ha desenvolupat sobretot al Renaixement, amb Josquin Des Pres i Palestrina, i especialment durant el Barroc, amb J. S. Bach.[2]

El mot contrapunt (del llatí contrapunctus) és una abreviatura de punctus contra punctum, que vol dir nota contra nota. Aquest terme va ésser utilitzat per primer cop en tractats musicals el segle XIV, definint la correspondència vertical entre les veus. Encara que, durant la història, molts teòrics musicals han escrit sobre la música contrapuntística, destaca Johann Fux, de qui les 5 espècies de contrapunt que va proposar al tractat Gradus ad parnassum (1725) encara perduren avui dia com a mètode d'ensenyament.[3] El contrapunt és un dels trets més característics de la música culta occidental. Això no obstant, també es troba contrapunt en música africana o tradicions de caràcter oral, per exemple. En aquests casos, però, s'empra preferiblement la paraula polifonia.[1][2]

El fenomen contrapuntístic modifica

El fenomen contrapuntístic es basa en la independència entre les diverses línies melòdiques que constitueixen la música. Aquesta independència pot venir donada pel ritme, l'harmonia i la corba melòdica, entre d'altres.

Característiques modifica

El contrapunt, en contraposició a l'harmonia que es fixa en la relació vertical de les veus, té el punt de mira en la concepció horitzontal, lineal de la música. Això no obstant, alhora depèn de l'harmonia, perquè ambdós tècniques solen[nota 1] ser necessàries per una obra musical. Per això és d'interès parlar de la relació entre contrapunt i harmonia, a part de les característiques de la línia melòdica. Hi ha una mala tendència, però, a identificar l'harmonia amb l'homofonia, cosa que comporta que es tingui una visió homorítmica de l'harmonia. Aquest fet fa que sovint s'oposi harmonia i contrapunt quan el que es vol fer és contraposar l'homofonia i la polifonia.[1]
L'escriptura contrapuntística més comuna en la història de la música occidental és a quatre veus, però no sempre ha estat així. En les misses de principis del renaixement, per exemple, es solia escriure a tres veus amb un cant ferm a la part inferior (la veu denominada tenor). L'ideal de perfecció harmònica i les possibilitats cadencials, però, quedaven molt limitades atès que no es tenia prou control del fonament harmònic, perquè el cant ferm (la veu inferior), ja estava definit prèviament. És per aquest motiu que es va afegir una quarta veu sota el tenor: el contratenor bassus. Aquesta innovació va ser obra d'un compositor anònim anglès, autor de la Missa Caput (c. 1440). Més endavant, el contratenor bassus va passar a anomenar-se simplement bassus (l'actual baix); el tenor va mantenir el nom fins a l'actualitat; el contratenor altus va passar a anomenar-se altus (l'actual contralt); i la veu superior, denominada o bé superius o discantus, va derivar a l'actual soprano.[4]

Desenvolupament històric modifica

 
Imatge del cànon Sumer is icumen in

Al llarg de la història de la música es troben tres punts àlgids pel que fa a la creació de música contrapuntística. En primer lloc hi ha la polifonia de l'escola franco-flamenca; en segon lloc, la polifonia renaixentista de la segona meitat del segle setzè, exemplificada amb l'obra de Palestrina; i, finalment, la música contrapuntística del barroc, resumida amb l'obra de Johann Sebastian Bach.[2]

Ars antiqua modifica

L'ars antiqua és el primer període - en el context de la música culta occidental - del qual tenim constància de la creació de música contrapuntística.[3]

Inicialment va aparèixer la monodia, en què tan sols hi havia una línia melòdica (o octavada). No va ser fins el segle IX, amb l'aparició de l'organum, que es van afegir noves línies melòdiques homorítmiques i paral·leles a la inicial. Aquestes es trobaven a un interval consonant perfecte (de quarta o quinta, a part de l'octava), obtenint així l'organum paral·lel, que va perdurar fins el segle XI.[3]

Un segle més tard es va incorporar el moviment contrari a l'organum (organum no paral·lel). Això va causar l'aparició del creuament ocasional de les veus a certs organums, fet que conduïa a la imitació encara que no es concebés com a tal. A la segona meitat del segle XII, gràcies a un nou tipus d'organum, el florit (o melismàtic), es va assolir la polirítmia.[a][3][1]

Si bé anteriorment es solia compondre a dues veus: tenor i duplum [nota 2], durant el segle XIII es van començar a afegir la tercera i quarta veu (el triplum i el quadruplum). Pérotin (c. 1160 - 1230), el màxim exponent de l'Escola de Notre-Dame, va suposar el punt de partida de la tècnica compositiva dels grans compositors posteriors: Josquin, Bach, Mozart, Haydn... i va adquirir, amb el Sederunt Principes[nota 3], una gran varietat de contrasts i expressiva.[1][5]

 
Breu anàlisi dels compassos 107 al 116 del Sederunt Principes de Pérotin.

A finals d'aquest mateix segle (c. 1250[4]), va aparèixer ja un dels primers exemples escrits de l'art canònic sever: Sumer is icumen in[nota 4], que té una gran importància ja que va suposar l'inici del contrapunt imitatiu.[3]

Ars nova modifica

Després de l'Ars Antiqua, es va iniciar, mitjançant un manifest de Philippe de Vitry (1320), una nova etapa en la música de l'edat mitjana: l'Ars Nova. En aquest nou període es va començar a normalitzar l'ús de les consonàncies imperfectes (6a i 3a) i l'interval de quarta va deixar de ser consonant. Es pot veure la importància que van prendre les estructures contrapuntístiques bàsiques (la imitació i el cànon) a França i a Itàlia.[3]

A França, aquest desenvolupament del contrapunt es va fer notar gràcies a la chasse (caça), una forma anàloga al cànon en què ja Guillaume de Machaut (c. 1300-1377) descrivia les escenes de caça (Le Lai de la Fonteinne o Se je chant, per exemple).[3][6]

A Itàlia, a nivell contrapuntístic, van tenir importància la caccia i la ballata. La caccia era semblant a la chasse francesa, ja esmentada, i estava formada, en la majoria dels casos, per dues veus imitant-se en cànon sobre un tenor lliure.[3]

Pel que fa a la teoria musical del segle XIV, es pot observar el poc cas que es feia als tractats de les imitacions a diverses veus (encara que ja s'utilitzaven feia temps), ja que tan sols feien esment al contrapunt nota contra nota: construccions a dues veus. A Tractatus de contrapunctus (1412), de Prosdocimus de Beldemandis, es parla de diverses regles fonamentals:

  1. La preferència pel moviment contrari.
  2. El fet que inicis i finals hagin de ser consonàncies perfectes.
  3. El fet que no puguin succeir-se dues consonàncies perfectes del mateix tipus.
  4. L'alternança entre consonàncies perfectes i imperfectes.
  5. La prohibició del tríton.
  6. La resolució obligada de les consonàncies imperfectes a les perfectes més properes.[3]

Renaixement modifica

L'escola franco-flamenca modifica

En aquesta escola, el cànon va assolir una gran importància. Tanmateix, s'emprava més com un mètode d'escriptura i alhora simbòlic que no pas per tal que fos perceptible.[1]

De la primera generació d'aquesta escola (1420 - 1450) en va destacar Guillaume Dufay (c. 1397 - 1474), que va simplificar el llenguatge (que s'havia complicat notablement sobretot a nivell rítmic a finals del segle XIV). En la seva música es pot veure la inclinació pel sentit harmònic donat per la influència italiana. Això no obstant, la transcendència de Dufay ve donada pel desenvolupament d'un discurs harmoniós amb una quàdruple linealitat, contrapuntístic. Destaca amb notorietat el cicle complet de misses, concretament la Missa Sancti Jacobi (escrita abans de 1430).[3][nota 5]

Breu anàlisi del Kyrie de la missa "au travail suis" d'Ockeghem

A mesura que avançava el temps, les formes de contrapunt més sever de l'edat mitjana (chasse i caccia), van donar lloc un nou estil imitatiu en què tan sols s'imitava el tema inicial (o altres motius però ja de manera més lliure). Sovint, aquests temes inicials provenien d'alguna chanson popular. Aquest és el cas de la [Missa (música)|[missa]] Au traveil suis de J. Ockeghem (1410/1425 - 1497), de la segona generació d'aquesta escola.[3]

El 1477, J. Tinctoris (c. 1435-1511), teòric musical i compositor, va publicar el seu tractat Liber de arte contrapuncti, en què fa un estudi de les relacions harmòniques a nivell d'intervals (establint les consonàncies perfectes: uníson, quarta, quinta i octava; les imperfectes: tercera i sexta; i les dissonàncies: segona, tríton i sèptima), però també a nivell contrapuntístic.[3] És en aquest segon àmbit, de major importància, on va fixar vuit regles principals:

  1. Els inicis i els finals han d'estar constituïts per consonàncies perfectes.
  2. S'han d'evitar els intervals perfectes successius.
  3. Es poden succeir consonàncies perfectes i imperfectes iguals quan el tenor es manté.
  4. Cada veu per què està constituït el contrapunt ha de formar una unitat melòdica pròpia el més ordenada possible.
  5. S'ha d'evitar la superposició a cap nota de girs que puguin afectar al discurs melòdic.
  6. S'han d'evitar les repeticions quan el tenor fa dues vegades el mateix motiu melòdic.
  7. S'ha d'evitar la successió de dues fórmules conclusives al mateix lloc.
  8. S'ha de buscar varietat rítmica i melòdica en cada veu contrapuntística.[7]

L'última de les regles va ser la que va prendre més importància durant l'època d'Ockeghem, ja que la varietat suposava la millora del contrapunt des del punt de vista tècnic, compositiu. Aquest tractat té rellevància ja que, per bé que es pot veure que fins al moment els teòrics s'havien centrat en el contrapunt simple, a dues veus, Tinctoris ho va fer amb les composicions a diverses veus ampliant, així, la perspectiva analítica. A part d'això, va suposar un canvi cap a un nou estil de contrapunt basat en la preferència de les consonàncies - perfectes i imperfectes -, que reflectia la tendència de l'art plàstic de l'època, ja que es tenia molt en compte la bellesa, l'ordre i el fet que una obra fos agradable als sentits.[4][3]

Amb la tercera generació de l'escola (1480-1520) - en què destaquen J. Obrecht, H. Isaac i sobretot Josquin des Prés - hi va haver un increment de la direcció lineal de les veus: cada línia melòdica ascendia i descendia formant grans frases riques a nivell rítmic, mitjançant síncopes que augmentaven i mantenien la tensió de les frases, però també estructural. Aquesta riquesa queda ben exemplificada amb aquest fragment melismàtic de Josquin Des Prés[3]:

 
Línia melòdica d'un fragment del Sanctus de la Missa de Beata Virgine, Josquin.
Anàlisi contrapuntística de Veni, Sancte Spiritus, de Josquin Des Prés

Josquin Des Prés va utilitzar regularment la imitació contrapuntística en les seves peces, sobretot a la quarta, quinta i a l'octava.[5] Al següent exemple de Josquin es pot veure un doble cànon a la quinta en què el contratenor realitza la seqüència gregoriana imitada pel discantus, i el baix descriu un segon tema que és imitat pel tenor. En oposició a aquesta escriptura contrapuntística sofisticada, tal com l'és, també, la de Pierre de La Rue[nota 6], el cànon més estricte queda apartat i apareix una nova manera d'escriure conscientment racional i dirigida al plaer auditiu, tal com afirma Johannes Forner.[3]

Paral·lelament, apareix el tenorlied alemany, tècnica compositiva en què s'utilitzava una cançó d'origen cortesà o popular com a "cant ferm" d'un arranjament contrapuntístic (a nivell imitatiu i/o nota contra nota). Aquesta tècnica, desenvolupada per Heinrich Finck i Heinrich Isaac, va perdurar del 1480 fins el 1570. El màxim esplendor es va adquirir el segle XVI, amb Ludwig Senfl (c. 1490-1543) i Thomas Stoltzer (1470-1526).[3]

En l'àmbit de la música sacra, el motet va anar prenent cada vegada més importància en detriment de la missa, que ja no predominava tant. L'escriptura compositiva es va ampliar a cinc veus, encara que, naturalment, es continuava escrivint a menys veus. Nicolas Gombert (c. 1495 – 1556), deixeble de Josquin, va ser un compositor innovador que no tan sols plasmava l'expressivitat amb l'alternança de fragments polifònics, contrapuntístics, i altres d'homofònics; sinó que també renunciava al cantus firmus per tal de compondre ell les línies melòdiques a partir de les quals desenvoluparia el motet.[nota 7][3] Gombert també va compondre música secular de caràcter contrapuntístic; un dels exemples més destacats és Je Prens Congie, a dos cors (SATB SATB).[3][nota 8]

L'escola veneciana i l'escola romana modifica

Adrian Willaert (c. 1490 - 1562) va ser el fundador de l'escola veneciana. Gràcies a aquesta escola, el madrigal va esdevenir el gènere musical secular més important, ja que va adoptar la tècnica contrapuntística que es solia emprar tan sols a la música sacra, a l'estil del motet. A finals de segle va començar-se a utilitzar la conducció cromàtica de les veus, fet que augmentava l'expressivitat. Aquests madrigals van suposar la confluència entre la complexitat contrapuntística heretada de l'escola franco-flamenca i la sonoritat viva italiana d'un caire més homofònic. Són representatius del madrigal italià més tardà (a cavall entre ambdós períodes: renaixement i barroc) L. Marenzio (1553-1599), C. Gesualdo (1566-1613) i C. Monteverdi (1567 - 1643). Per altra banda, també va tenir molta importància l'ús de la policoralitat en les obres: els anomenats cori spezzati ("cors dividits") en què va entrar en joc l'acústica en funció de l'espai.[3]

Anàlisi contrapuntística de l'al·leluia final de l'Haec Dies a sis veus de G. P. da Palestrina

Mentre creixia, amb l'escola veneciana, una concepció més harmònica i homorítmica de la música (ja no tant contrapuntística), va aparèixer un moviment musical retrospectiu i conservador però no per això menys destacable. G. P. Palestrina (c. 1525 - 1594), que va formar part de l'escola romana, en va ser el compositor més destacat. La seva importància es deu al gran equilibri i perfecció que va trobar entre el contrapunt franco-flamenc i l'harmonia italiana en les seves obres a-capella, de gran puresa i complexitat. És per tot això que Hugo Riemann descriu aquest període de finals del segle XVI com l'edat d'or de la polifonia.[3]

Tanmateix, els teòrics musicals del segle XVI no van ser capaços, encara, de definir i descriure per escrit una concepció d'aquest nou estil compositiu. Gioseffo Zarlino va ser, probablement, el teòric musical més destacat: en la seva obra L'istitutioni harmoniche[nota 9] (1558) va resumir la tècnica franco-flamenca però no va tractar aspectes com el discurs de veus i el tractament de les dissonàncies.[3]

També va destacar N. Vicentino (1511 - 1572), que, al seu tractat més famós L'Antica musica ridotta alla moderna prattica (1555), va pretendre plasmar la teoria contrapuntística del segle XVI. Vicentino es trobava en la mateixa línia que Zarlino, però va introduir l'ús dels cromatismes i els enharmònics: el 1546 va publicar una col·lecció de madrigals cromàtics, en què els utilitzava.[nota 10] Va ser important per aquesta nova manera de fer música que conduiria de la modalitat a la tonalitat.[3]

En aquests tractats del segle XVI ja es parlava de la resolució de les dissonàncies produïdes a les síncopes mitjançant interval conjunt descendent.[8]

Barroc modifica

A partir del segle XVI hi va haver un impuls definitiu per l'estil iniciat per Monteverdi que va suposar el pas de la modalitat a la tonalitat. Al final del renaixement es podien veure distingits clarament dos estils. Monteverdi, al pròleg del seu V Libro de Madrigales (1605), distingia entre la prima prattica (el stilo antico), pròpia de l'escola romana (Palestrina) i la seconda prattica (o stilo moderno), pròpia de l'escola veneciana. Malgrat que formés part del segon moviment, Monteverdi seguia considerant essencial el stile antico per l'ensenyança de la composició contrapuntística.[3]

Durant aquesta transició del renaixement al barroc, també es van assentar les bases per la composició de música instrumental independent. A partir de l'estil predominant del motet, van derivar formes instrumentals com el ricercare, la canzona, la fantasia (anomenades fugues pels italians) especialment per a orgue. Aquestes composicions ja no es basaven en textos però, malgrat això, conservaven l'estil d'imitació a través de motius. Va destacar G. Frescobaldi (1583-1643), del barroc primerenc.[3]

Heinrich Schütz (1585-1672) va tenir una notable rellevància ja que va establir en la seva obra una coherència entre l'estil antic (estil de polifonia vocal) i el modern (estil concertant, baix continu), i els va fer confluir perquè considerava que no hi havia una barrera entre ambdós estils.[3]

L'augment d'interès per la qüestió harmònica va ser la causa de l'increment de la importància del baix com a base de l'estructura harmònica i veu fonamental. A partir del segle XVII hi va haver un desenvolupament del baix continu i també el baix obstinat. Aquest segon tipus de baix, va permetre augmentar la solidesa en la improvisació (predominant durant el barroc) i va donar lloc a formes contrapuntístiques de variacions com la passacaglia i la chacona, que van arribar al moment de màxim esplendor a mitjans del s. XVIII amb J. S. Bach.[3]

Johann Sebastian Bach (1685-1750) és el compositor més destacat pel que fa a la composició contrapuntística. En particular, cal destacar el desenvolupament magistral que fa de la fuga, així com els recursos imitatius, ja utilitzats d'antic, que aplica. En paraules de J. Forner:

« El que no va aconseguir la teoria compositiva del segle XVIII, Bach ho va demostrar sobradament en la seva obra: la síntesi d'allò antic i allò nou i la completa dissolució de la important tradició polifònica en un sistema compositiu basat en la tríada.[3] »
— Johannes Forner, Schöpferischer Kontrapunkt (1979)

Encara que es poden trobar exemples contrapuntístics en tota la seva obra, valorant-ne la complexitat se'n poden destacar els següents:

Dividit en dos volums, conté 24 preludis i fugues en cada un.

  • Preludis, fugues i altres formes contrapuntístiques per orgue compreses entre BWV 531 i 582.
  • Cànons compresos entre BWV 1072 i 1078
  • L'ofrena musical, BWV 1079
  • L'art de la fuga, BWV 1080

L'art de la fuga és la manifestació màxima del seu estil compositiu així com un document òptim per tal d'estudiar la seva tècnica contrapuntística.[3]

Pel que fa a la teoria musical d'aquest període, destaca la impossibilitat per part dels teòrics, d'unir el baix continu i el contrapunt server, l'estil modern i l'antic.[3]

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) va publicar Traité de l'harmonie (1722), on ja va descriure la teoria mecànica del baix continu. El 1725, J. J. Fux (1660 - 1741), un compositor i teòric musical, va publicar Gradus ad Parnassum, un tractat escolàstic constituït per regles contrapuntístiques severes basades en l'obra de Palestrina. Va facilitar-ne el seu estudi el fet que el seu estil compositiu fos intransigent. D'aquest tractat s'infereixen les 5 espècies de contrapunt a dues veus que es van anar perfeccionant a partir de tractats en la mateixa línia:[3]

  1. Primera espècie: nota contra nota.
  2. Segona espècie: dos notes contra una nota.
  3. Tercera espècie: quatre notes contra una nota.
  4. Quarta espècie: dos notes en síncopes contra una nota.
  5. Cinquena espècie: valors mixtes.

Dins la secció Espècies de contrapunt se'n desenvolupen en detall les seves característiques.

Classicisme i Romanticisme modifica

Durant el classicisme, malgrat la tendència homofònica, en què predomina la melodia acompanyada, hi ha molts exemples de composició - sobretot desenvolupats per W. A. Mozart (1756-1791) - en què predomina el contrapunt i l'estil fugat, sota una clara influència de Bach. En són un clar exemple el Rèquiem o l'obertura de La flauta màgica, representatius de la música sacra i l'òpera respectivament.[3][1]

Més endavant, a cavall entre ambdós períodes, L. van Beethoven (1770-1827) va utilitzar també, el contrapunt d'una manera molt desenvolupada. En destaca la sonata per piano op. 106 en si bemoll major [nota 11] i la gran fuga per quartet de corda op. 133 (Große Fuge).

Ja plenament al romanticisme, destaquen J. Brahms (1833-1897), amb el seu Rèquiem alemany, i César Franck (1822-1890), amb les seves peces contrapuntístiques per orgue. Més endavant, A. Bruckner (1824-1896), amb obres simfòniques com la seva simfonia número cinc, o M. Reger (1873-1916), amb les Variacions-Mozart op. 132, també destaquen amb notorietat.[3]

Segle XX modifica

Durant aquest segle va aparèixer una nova concepció del contrapunt associada al neoclassicisme musical: el contrapunt lineal.[9] Aquest feia èmfasi en la concepció lineal de la música i, trencant amb la manera de compondre contrapunt que s'havia utilitzat fins llavors, no es tenia en compte l'harmonia. Les veus es movien lliurement i no es donava importància als efectes que els seus respectius moviments poguessin crear. Igor Stravinsky (1882-1971) va ser el primer a utilitzar aquest tipus de contrapunt al seu octet de vent compost el 1923.[10][11][nota 12]

Per altra banda, també durant aquest període es va arribar a l'absència de tonalitat amb la Segona Escola de Viena amb A. Schoenberg (1874-1951), A. Berg (1885-1935) i A. Webern (1883-1945), que van introduir els procediments contrapuntístics ja emprats a l'escola franco-flamenca a una nova concepció dodecafònica de la música.[3]

Va aparèixer el contrapunt dissonant (teoritzat per Charles Seeger), on es van revertir les regles originals del contrapunt hereves de Fux. Per exemple, es deia que a la primera espècie totes les relacions intervàl·liques havien de ser dissonants i havien de resoldre per interval disjunt (més gran que la segona major). Alguns dels compositors més destacats que van utilitzar aquesta tècnica són Henry Cowell (1897-1965), Carl Ruggles (1876-1971), Ruth Crawford (1901-1953), John J. Becker (1886-1961), Vivian Fine (1913-2000), Johanna Beyer (1888-1944), Arnold Schoenberg, etc.[12]

 
Exemple en primera espècie de contrapunt dissonant
Contrapunt dissonant en primera espècie

Espècies de contrapunt modifica

Les cinc espècies exposades a continuació estan basades en el tractat de contrapunt Gradus ad Parnassum (Fux, 1725), que actualment s'identifiquen amb el contrapunt rigorós. Aquestes normes, obtingudes mitjançant l'estudi de l'obra de Palestrina, constitueixen un sistema pedagògic per l'aprenentatge del contrapunt que ha donat lloc a molts tractats posteriors que el complementen i s'ha emprat, i s'empra encara actualment, com a mètode més popular per l'ensenyament contrapuntístic. Amb aquest mètode es van formar compositors reconeguts com J. Haydn, W. A. Mozart o L. van Beethoven.[13] Les característiques principals del contrapunt sever a dues veus exposades a continuació estan extretes del tractat de Fux (Gradus ad parnassum, 1725) i del de Schoenberg (Preliminary exercices in counterpoint, 1963).

Per tal d'aconseguir aquesta distinció entre les línies melòdiques que es busca amb el contrapunt, la independència entre veus té gran importància. Aquesta depèn bàsicament de tres factors: la relació de moviment entre veus, la relació harmònica entre veus i la relació rítmica entre veus.[14]

1. Independència en la relació de moviment
El moviment contrari és el que permet una major independència de veus, ja que van en direccions oposades. S'aconsella emprar-lo preferiblement per potenciar la distinció de cada veu.[14]
El moviment oblic és aquell en què s'aprecia el moviment d'una veu mentre l'altra roman a la mateixa nota, i és possible utilitzar-lo en qualsevol espècie excepte en la primera (llevat que que es repeteixi una nota). Garanteix una independència rítmica de les veus.[14]
El moviment paral·lel és aquell que redueix més la independència de veus, ja que ambdues ascendeixen o descendeixen alhora (encara que variïn els intervals harmònics entre elles). Si es prolonga massa, una de les veus deixarà de ser independent i el discurs contrapuntístic esdevindrà homofònic. Malgrat tot, és inevitable i no sempre trenca la independència.[14]
2. Independència en la relació harmònica
  • Reservar l'uníson i l'octava per l'inici i el final per tal de confirmar la tonalitat [nota 13]. El fet de trobar-los sovint redueix notablement la independència de veus. S'ha d'evitar, també, arribar a aquest interval harmònic per salt (encara que és tolerable en cas que la veu inferior ascendeixi per graus conjunts i la superior salti en moviment contrari).[15][14]
  • Utilitzar més les consonàncies imperfectes que les perfectes, ja que són més harmonioses.[15][nota 14][16].
  • Utilitzar notes adequades a la tonalitat.
3. Independència en la relació rítmica
  • Aquesta queda implícitament garantida en totes les espècies excepte en la primera, donat que la relació no és d'una nota a una nota sinó d'una a més notes.[14]

Primera espècie modifica

La primera espècie és aquella en què per cada nota de cant ferm en trobem una de contrapunt, establint així una relació de nota contra nota.

Observacions principals:

  • Es prefereix el moviment contrari. Nogensmenys, es pot utilitzar el moviment paral·lel en certes ocasions: es permet la successió de consonàncies imperfectes (terceres i sextes) - encara que no és recomanable emprar-les durant massa temps seguit-, o de consonàncies perfectes succeïdes per imperfectes. L'explicació que es dóna és la d'evitar la progressió incorrecta d'octaves i quintes successives reals o ocultes. [nota 15] Les que són amagades, són tolerables quan es parla de contrapunt a més de dues veus o en altres casos excepcionals (com les quintes de trompa i les octaves de trompa).
  • No es poden emprar dissonàncies, a aquesta primera espècie.[nota 16][14][15]

Exemples a dues veus

 
1a espècie (cant ferm inferior)
Primera espècie (cant ferm inferior)
 
1a espècie (cant ferm superior)
Primera espècie (cant ferm superior)

Segona espècie modifica

La segona espècie és aquella en què per cada nota de cant ferm en trobem dues de contrapunt, establint així una relació d'una nota contra dues. Si s'està davant d'un compàs ternari, aquesta relació és d'una nota de cant ferm per tres de contrapunt.

Observacions principals:

  • Per tal de reforçar el cant ferm, es pot obviar la primera nota de contrapunt, escrivint un silenci.
  • Donat un interval consonant perfecte inicial (cinquena o octava), el fet de fer salts de tercera a la part dèbil del compàs mantenint un paral·lelisme a l'ictus inicial no evita les octaves/cinquenes successives. Per tant, s'ha d'evitar.
  • En cas que les veus es trobin massa juntes i, per tant, no sigui possible el moviment contrari, es permet un salt de sexta o d'octava.
  • S'han de reservar les dissonàncies pels temps dèbils[nota 17], mentre que les consonàncies es poden emprar arreu.
    En compàs ternari, la nota intermèdia pot ser una dissonància.
  • Resolució: Quan la penúltima nota del cant ferm és el segon grau i es troba a la veu inferior, per tal d'evitar faltes, el contrapunt ha d'estar constituït per la successió del sisè, setè i primer grau.
    Quan la penúltima nota del cant ferm és el segon grau i es troba a la part superior, el cant ferm pot resoldre de tres maneres: cinquè grau - sensible - primer grau; sensible - cinquè grau - primer grau; o quart grau - cinquè grau - primer grau.[nota 18][14][15]

Exemples a dues veus

 
2a espècie (cant ferm inferior)
Segona espècie (cant ferm inferior)
 
2a espècie (cant ferm superior)
Segona espècie (cant ferm superior)

Tercera espècie modifica

La tercera espècie és aquella en què per cada nota de cant ferm en trobem quatre de contrapunt, establint així una relació d'una nota contra quatre.

Observacions principals:

  • De les quatre negres que constitueixen cada compàs de contrapunt, la primera i la tercera han de ser consonàncies, mentre que la segona i la quarta poden ser dissonàncies, obtenint així un caràcter de nota de pas. Tanmateix, en ocasions, la tercera pot ser una dissonància, quan ens trobem davant d'una cambiata.[nota 19]
  • En cas que el compàs sigui ternari [nota 20] (3/4, 3/2...) o de subdivisió ternària [nota 21] (6/4...), la relació entre el contrapunt i el cant ferm serà de sis notes a una. Si no hi ha una cambiata (que es pot donar tan sols al 3/2), als temps (o parts de temps) forts s'hi ha de trobar una consonància, mentre que als temps dèbils (o parts de temps) hi pot haver dissonàncies.[14][15]

Exemples a dues veus

 
3a espècie (cant ferm inferior)
Tercera espècie (cant ferm inferior)
 
3a espècie (cant ferm superior)
Tercera espècie (cant ferm superior)

Quarta espècie modifica

La quarta espècie és aquella en què el contrapunt està constituït per notes suspeses que solen crear dissonàncies a l'ictus del compàs, creant així un contrapunt sincopat.

Observacions principals:

  • Encara que no és incorrecte que les dues blanques que formen cada síncope formin intervals consonants, el fet de no generar dissonàncies pot fer que esdevingui pobre i rígid.
  • En aquest tipus de contrapunt es sol generar dissonància al temps fort. Això genera retards que són preparats a la síncope. Cada nota dissonant consta, per tant, d'una preparació consonant, d'un retard i la resolució del retard.
  • A dues veus, quan el contrapunt es troba a la veu superior, els retards es resolen cap avall; en canvi, quan es troba a la veu inferior, cap amunt.[nota 22][14][15]

Exemples a dues veus

 
4a espècie (cant ferm inferior)
Quarta espècie (cant ferm inferior)
 
4a espècie (cant ferm superior)
Quarta espècie (cant ferm superior)

Cinquena espècie o contrapunt florit modifica

La cinquena espècie (o contrapunt florit) és la combinació de les quatre espècies anteriors.

Observacions principals:

  • Pel que fa al ritme, es pot emprar qualsevol dels tipus anteriors de contrapunt i algunes combinacions amb corxeres. Encara que s'han d'evitar la subdivisió dels temps forts.[nota 23][14][15]

Exemples a dues veus

 
5a espècie (cant ferm inferior)
Cinquena espècie (cant ferm inferior)
 
5a espècie (cant ferm superior)
Cinquena espècie (cant ferm superior)

Contrapunt imitatiu modifica

La imitació és la reproducció d'un tram melòdic (exposat inicialment per una veu) per part d'altres veus.[nota 1] El motiu melòdic inicial s'anomena antecedent;[nota 24] mentre que els que el segueixen, consegüents[nota 25]. La imitació és un recurs que, encara que aprofiti el material temàtic, no esdevé monòtona donat que els consegüents varien de veus. A més, dóna coherència al discurs musical, ja que el fet de repetir un mateix tema cohesiona el global de la composició.[17] A part de ser utilitzada en les composicions contrapuntístiques més desenvolupades, com el ricercare, el cànon o la fuga, la imitació és, també, un dels mitjans més adequats per la composició d'estil polifònic. Encara que pot semblar contradictori (ja que la polifonia restringeix aparentment la independència de veus), s'ha de tenir en compte que, només quan el moviment rítmic de les parts és igual, és difícil d'adquirir una independència melòdica. En paraules de Knud Jeppesen (1892-1974):

« La imitació sempre és efectiva i dóna la impressió d'un ric bagatge musical i d'una vigorosa activitat mental. A través de la imitació, les veus es teixeixen i les composicions adquireixen una sensació d'unitat malgrat la individualitat i el contrast entre veus. A partir d'aquest acostament fonamental al requisit estètic universal de l'antiguitat, "unitat en la diversitat", l'estil imitatiu ha guanyat la seva enorme vitalitat i vigència perdurable.[8] »
— Jeppesen, Knud, Counterpoint, pàgina 163

Hi ha dos tipus d'imitació en funció del rigor amb què s'imita l'antecedent: l'estricta o la lliure. A la imitació estricta, cada un dels intervals d'un tema són exactament reproduïts pel consegüent; mentre que a la lliure, es permeten petites modificacions rítmiques o melòdiques. D'altra banda, hi ha dos tipus més d'imitació en funció del rigor amb què s'imita l'antecedent en relació a la tonalitat: tonal o real. En la imitació tonal, l'antecedent és respost pel consegüent de manera que es manté la tonalitat. Per assolir aquest manteniment, a vegades, s'ha de variar alguna nota del consegüent. Va ser la pràctica més comuna al barroc, amb Bach i Händel. En la imitació real, per contra, el consegüent es manté invariable però no sempre manté la tonalitat establerta inicialment. Si es fes sonar l'antecedent i el consegüent alhora, l'interval entre ambdues veus seria sempre el mateix.[8][18]

La resposta tonal
La resposta real

Tècniques imitatives modifica

Augmentació i disminució

L'augmentació i la disminució consisteixen respectivament en la prolongació i la reducció proporcional de cada una de les notes que constitueixen un tema. Ambdues tècniques existeixen des de l'Edat Mitjana, on afectaven el cant ferm; tanmateix, el seu ús més freqüent el trobem més endavant (sobretot al barroc): als temes de fantasies, ricercari i fugues.[19]

Retrogradació

La retrogradació consisteix en la inversió del sentit en què s'exposa un fragment musical, de manera que la última nota s'exposa en primer lloc, la penúltima en segon lloc, i així successivament fins la primera. Un exemple molt conegut és el cànon retrògrad de l'Ofrena Musical de Bach (BWV 1079)[20]

 
Cànon retrògrad de l'Ofrena Musical de Bach
Inversió (inversus)

La inversió consisteix a capgirar els intervals d'un tema de manera que, els que inicialment eren ascendents, esdevenen descendents i viceversa. És freqüent trobar-ne en contextos imitatius (cànons i fugues, per exemple). Dos exemples molt destacats els trobem a l'art de la fuga (contrapunctus XII i XIII) en què s'inverteix una fuga sencera a quatre i tres veus respectivament, obtenint-ne, així, dues de diferents de la mateixa partitura.[21]

Inici de la fuga en sol menor BWV 861, motius invertits. Vegeu com el motiu 1 (M1), és modificat per la resposta (esdevé M1') i després és imitat per la veu inferior per inversió (M1 invertit).
Vegeu, també, com el motiu 2 (M2), és imitat per la resposta (M2) i invertit en la contraresposta (M2 invertit).[22]
Fragment de Contrapunctus XII (1080), fuga invertible.
Imitació per arsin et thesin

La imitació per arsin et thesin (també anomenada per contrari tempore, a temps contrari) consisteix a invertir els temps forts i dèbils del tema, donant lloc, així a un consegüent traslladat en relació a la distribució de les parts de temps del compàs. Un clar exemple n'és aquest fragment del contrapunctus II de l'art de la fuga:[nota 26][23][24]

Imitació per arsin et thesin - contrapunctus II (BWV 1080)
Imitació interrupta

La imitació interrupta (imitació interrompuda) consisteix a intercalar silencis entre les notes del tema.[24]

Imitatio interrupta - Johann Theile (1646-1724)
Contrapunt invertible

El contrapunt invertible és el fenomen que es produeix, en un passatge musical a dos o més veus, quan aquestes es poden intercanviar però es manté, tanmateix, el sentit musical. En funció de les veus que participin d'aquest intercanvi contrapuntístic, s'anomena doble, triple, quàdruple... és per aquest motiu que pot ser anomenat també contrapunt múltiple.[3]

Estreta

L'estreta (stretto) és un fragment imitatiu en què les veus realitzen un tema a intervals de temps molt pròxims, entrant cada una abans que l'anterior hagi exposat el tema completament, produint un encavalcament. Es sol trobar al final d'una fuga.[25]

Formes i tipus de contrapunt modifica

El cànon
Cànon a 4 per quatre violins, imitació de 2 violes i cello/contrabaix. Andreu Diport.

El cànon, la tècnica imitativa més antiga, consisteix en la repetició de la melodia que inicia la primera veu per part de la resta de veus. Per tant, el contingut melòdic de totes les veus sol ser idèntic. Després de la veu inicial, les altres, s'incorporen a uns intervals de temps concrets que poden ser o no equidistants, i poden repetir la melodia a la mateixa alçada o transposant a altres intervals. La pràctica més comuna és la de realitzar el cànon a la mateixa alçada i amb entrades regulars; nogensmenys, hi ha una gran varietat de possibilitats donades per la transposició de les respostes o per altres recursos tècnics com la disminució i l'augmentació o la retrogradació i la inversió.[8]

Fuga i contrapunt múltiple

La fuga, la forma contrapuntística més desenvolupada, consisteix en la repetició d'un tema inicial (subjecte) per part de les veus al llarg de la peça. Aquest subjecte sol estar complementat per altres temes (contrasubjectes) que solen sonar simultàniament amb el subjecte. En funció de quants contrasubjectes poden sonar alhora amb el subjecte es diu que una fuga conté contrapunt doble (si n'hi ha un), triple (si n'hi ha dos) o quàdruple (si n'hi ha tres). És per aquest motiu que la fuga sol estar relacionada amb el contrapunt múltiple.[3] Si bé el contrapunt doble i triple són més comuns, el contrapunt quàdruple requereix un virtuosisme contrapuntístic amb què és difícil atorgar bellesa a una composició:

« Una fuga en què el tema hagi de suportar tres contrasubjectes obligats corre el perill de resultar mecànica a conseqüència de l'estricte procediment.[3] »
— Johannes Forner, Schöpferischer Kontrapunkt (1979)
Formes derivades de la composició a partir d'un coral

Aquest tipus de forma musical està basada en corals luterans[nota 27] i, en funció de com està composta, es classifica en diferents tipus:

Els dos primers tipus, menys contrapuntístics, fan referència a l'embelliment a nivell harmònic i l'embelliment ornamental de la melodia.[26]
El tercer tipus fa referència a un acompanyament imitatiu a partir d'un o més motius mentre hi ha un cant ferm, que es sol trobar a la veu més aguda. Se'n poden trobar molts exemples a l'Orgelbüchlein de J. S. Bach.[26]
 
Anàlisi contrapuntística de l'inici del segon vers de "Christ ist erstanden" - BWV 627
El quart tipus és el tractament canònic del material motívic utilitzat per acompanyar el cant ferm, o del cant ferm en si. També és present a certs corals de l'Orgelbüchlein.[26]
"In dulci jubilo" BWV 608. Doble cànon a l'octava. "O Lamm Gottes, unschuldig" BWV 618. Doble cànon, a l'octava i a la quinta.
Fragment de BWV 632 (Herr Jesu Christ, dich zu uns wend')[nota 28]. Cànon no rigorós en què el cant ferm (veu més aguda) s'imita pel baix alternant disminució i temps real. El motiu imitat per les veus intermèdies s'adquireix de l'inici del coral.
El cinquè fa referència a un tractament motívic i imitatiu entre les veus del cant ferm (que no arriba mai a aparèixer sol en una veu íntegrament com en els altres casos).[26]
El sisè tipus està basat en la Vorimitation (terme alemany que vol dir preimitació) i consisteix en una imitació del fragment inicial del cant ferm per part de les veus abans que aquest pròpiament comenci.[26]
Anàlisi contrapuntística de la primera frase del coral "Vor deinen Thron tret' 39 ich hiermit" BWV 668
A part d'aquets tipus, n'hi ha també d'altres com les fantasies a partir de corals, que són molt lliures; o la utilització de la melodia del coral com a subjecte d'una fuga.[26]
Contrapunt rigorós i contrapunt lliure

Mentre que el contrapunt rigorós s'identifica amb el contrapunt del segle XVI, és modal, es basa en un cant ferm i s'identifica amb l'obra de Palestrina, el contrapunt lliure (o contrappunto comune) s'identifica amb el dels segles XVII i XVIII, és tonal, no es basa en un cant ferm i és el propi de l'obra de J. S. Bach.[27][28]

Notes modifica

Referències modifica

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Bosch Delgado, Marcos. Gran Enciclopèdia de la Música, contrapunt. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, juny del 2000. ISBN 84-412-0232X. 
  2. 2,0 2,1 2,2 Piston, Walter. Contrapunto. Cooper City, Fl: SpanPress Universitaria, 1998, p. 9, 10, 11. ISBN 1-58045-936-6. 
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 Forner, Johannes. Contrapunto creativo (Schöpferischer Kontrapunkt). Barcelona: Editorial Labor, S. A., 1993, p. 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324. ISBN 84-8236-292-5. 
  4. 4,0 4,1 4,2 Grout, Donald Jay; Burkholder, J. Peter; Palisca, Claude V. Historia de la música occidental (A History of Western Music). Madrid: Alianza Editorial, S.A., 2015, p. 153, 206, 207, 240, 241. ISBN 978-84-206-9914-1. 
  5. 5,0 5,1 de la Motte, Diether. Contrapunto (Diether de la Motte: Kontrapunkt). Barcelona: Editorial Labor, S. A., 1995, p. 1. ISBN 84-335-7863-4. 
  6. de Candé, Roland. Nuevo diccionario de la música: Términos musicales. I. Barcelona: Ediciones Robinbook, S. L., 2002, p. 57. ISBN 8495601281. 
  7. Tinctoris, Johannes. L'art del contrapunt (Liber de arte contrapuncti). Universitat de Michigan: American Institute of Musicology, 1961, p. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141. 
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Jeppesen, Knud. Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, INC., 1939, p. 19, 20, 21, 22, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 234, 235, 236. ISBN 9780486270364. 
  9. Ulrich, Homer. Music: a desing for listening. Harcourt Brace & World, 1970, p. 438. ISBN 9780155648777. 
  10. Kennedy, Michael; Bourne, Joyce. The concise Oxford dictionary of music. 5th ed.. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 9780199203833. 
  11. Katz, Adele. Challenge to Musical Tradition: A New Concept of Tonality. New York: Da Capo Press, 1972, p. 340. ISBN 1406757616. 
  12. Spilker, John D. «The Origins of “Dissonant Counterpoint”: Henry Cowell's Unpublished Notebook». Journal of the Society for American Music, 5, 04, 2011, pàg. 481, 482, 483, 513, 514, 515, 516. DOI: 10.1017/S1752196311000290.
  13. Bosch Delgado, Marcos. Gran Enciclopèdia de la Música, espècies de Fux. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, juny del 2000. ISBN 84-412-0232X. 
  14. 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 Schoenberg, Arnold. Ejercicios preliminares de contrapunto (Preliminary Exercises in Counterpoint). Barcelona: Editorial Labor, S. A., 1990, p. 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39. 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 70, 71, 72, 73. ISBN 84-335-7862-6. 
  15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 Fux, John. Gradus ad parnassum (IMSLP). London: Welcker, c. 1750. 
  16. Ferrari, Enzo. La proporción "aurea" de consonancias perfectas e imperfectas en el contrapunto tonal a 2 voces. Buenos Aires: Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega" (Any XXV, número 25), 2011, p. 501. 
  17. Bosch Delgado, Marcos. Gran Enciclopèdia de la Música, imitació. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, juny del 2000. ISBN 84-412-0232X. 
  18. Greeson, James. «18th Century Counterpoint». [Consulta: 7 setembre 2015].
  19. Bosch Delgado, Marcos. Gran Enciclopèdia de la Música, augmentació/disminució. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, juny del 2000. ISBN 84-412-0232X. 
  20. Bosch Delgado, Marcos. Gran Enciclopèdia de la Música, retrogradació. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, juny del 2000. ISBN 84-412-0232X. 
  21. Bosch Delgado, Marcos. Gran Enciclopèdia de la Música, inversió. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, juny del 2000. ISBN 84-412-0232X. 
  22. Smith, Tim. «Fugues of the Well-Tempered Clavier». Northern Arizona University. [Consulta: 7 octubre 2015].
  23. Ledbetter, David. Bach's Well-tempered Clavier: The 48 Preludes and Fugues. Bolton, Regne Unit: Yale University Press, 2002, p. 324. ISBN 0-300-09707-7. 
  24. 24,0 24,1 Mann, Alfred. The study of fugue. New York: Dover Publications, 1987, p. 150, 151. ISBN 0-486-25439-9. 
  25. Bosch Delgado, Marcos. Gran Enciclopèdia de la Música, stretto. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, juny del 2000. ISBN 84-412-0232X. 
  26. 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 Kennan, Kent. Counterpoint Based on Eighteenth-Century Practice. New Jersey: Pentice Hall, 1999, p. 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269. ISBN 0-13-080746-X. 
  27. Bosch Delgado, Marcos. Gran Enciclopèdia de la Música, contrapunt lliure. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, juny del 2000. ISBN 84-412-0232X. 
  28. Bosch Delgado, Marcos. Gran Enciclopèdia de la Música, contrapunt rigorós. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, juny del 2000. ISBN 84-412-0232X. 

Bibliografia modifica

  • Forner, Johannes. Contrapunto Creativo (Schöpferischer Kontrapunkt). Barcelona: Editorial Labor, S.A., 1993. ISBN ISBN 84-8236-292-5. 
  • Fux, John. Gradus ad parnassum. London: Welcker, c. 1750. 
  • Grout, Donald Jay; Burkholder, J. Peter; Palisca, Claude V.. Historia de la música occidental (A History of Western Music). Madrid: Alianza Editorial, S.A., 2015. ISBN ISBN 978-84-206-9914-1. 
  • Jeppesen, Knud. Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, INC., 1939. ISBN ISBN 9780486270364. 
  • Katz, Adele. Challenge to Musical Tradition: A New Concept of Tonality. New York: Da Capo Press, 1972. ISBN ISBN 1406757616. 
  • Kennan, Kent. Counterpoint Based on Eighteenth-Century Practice. New Jersey: Pentice Hall, 1999. ISBN ISBN 0-13-080746-X. 
  • Ledbetter, David. Bach's Well-tempered Clavier: The 48 Preludes and Fugues. Bolton, Regne Unit: Yale University Press, 2002. ISBN ISBN 0-300-09707-7. 
  • Mann, Alfred. The study of fugue. New York: Dover Publications, 1987. ISBN ISBN0-486-25439-9. 
  • de la Motte, Diether. Contrapunto (Kontrapunkt). Barcelona: Editorial Labor, S. A., 1995. ISBN ISBN 84-335-7863-4. 
  • Piston, Walter. Contrapunto. Cooper City, Fl: SpanPress Universitaria, 1998. ISBN ISBN 1-58045-936-6. 
  • Schoenberg, Arnold. Ejercicios preliminares de contrapunto (Preliminary Exercises in Counterpoint). Barcelona: Editorial Labor, S. A., 1990. ISBN ISBN 84-335-7862-6. 
  • Ulrich, Homer. Music: a desing for listening. Harcourt Brace & World, 1970. ISBN ISBN 9780155648777. 


Error de citació: Existeixen etiquetes <ref> pel grup «nota» però no s'ha trobat l'etiqueta <references group="nota"/> corresponent.